Heather James Fine Art bietet eine breite Palette von kundenorientierten Dienstleistungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Unser Operations-Team besteht aus professionellen Kunsthändlern, einer kompletten Registrierungsabteilung und einem Logistikteam mit umfangreicher Erfahrung im Bereich Kunsttransport, Installation und Sammlungsmanagement. Mit einem weißen Handschuhservice und einer persönlichen Betreuung geht unser Team noch einen Schritt weiter, um unseren Kunden außergewöhnliche Kunstleistungen zu bieten.

  • dienstleistungen-kapoor
  • Heimdienste
  • Dienstleistungen-brian1
  • dienste-erster
  • Dienstleistungen-jessica1
  • shrem-install6

NACHLASS- UND STEUERPLANUNG

Dienstleistungen-brian1 Kopie
Kunsttrusts

Vollständige Dokumentation des Kunstwerks oder der Sammlung mit digitalen Aufzeichnungen, Fotos und Zustandsberichten für die Nachlassplanung zum Fair Market Value.

Erleichterung von Schätzungen für Versicherungszwecke und Erbschaftssteueranmeldungen.

Museumsgeschenk

Zusammenarbeit mit Museen zur Erleichterung von Spenden, einschließlich Unterstützung bei der Navigation durch die notwendigen Steuerdokumente und Rechtsformen.

Beschaffung von Beurteilungsunterlagen für Spendenzwecke.

INKASSO-MANAGEMENT

Inkassodokumentation

Katalogisierung Ihrer Sammlung mit detaillierter Bestandsdokumentation einschließlich Fotos, Zustandsberichten und Versicherungsnachweisen, die in unseren digitalen Aufzeichnungen organisiert und gepflegt werden.

Installation und Sicherheit
  • Full-Service-Installation für alle Kunstarten und -größen.
  • Kunsthandhabung von Wand zu Wand: Auf- und Abbau; kundenspezifische Verpackung für Transport oder Lagerung; spezielle Installation zur Erdbeben- und Diebstahlschutzmaßnahmen; Beratung zu Sicherheitssystemen.
  • Kuration zu Hause: hauseigene Installateure und hauseigene Kuratoren, die bei der Platzierung und Gestaltung der Kollektion helfen; Beratung zu Beleuchtungs- und kundenspezifischen Displaysystemen wie Podesten und Vitrinen.
  • Erleichterung der Konservierung, Restaurierung und Konservierung.
 
Strategische Leihgaben für Museen weltweit

Interne Registraturabteilung zur Überwachung der logistischen Planung, der notwendigen Papiere und der Dokumentation von Museumsausleihen.

 

_DSC7046-2

DIVESTITUREN

Heimdienste
Schnittstelle zu Auktionshäusern, Händlern und Privatkunden

Logistische Koordination mit Auktionshäusern, einschließlich Verpackung, Abholung, Transport und Installation.

Beziehungen zu Händlern und Privatkunden für die Beschaffung von Kunstwerken.

Beurteilung des Zustands und der Qualität des Kunstwerks für den Kauf; Unterstützung bei der Erlangung von Beglaubigungen von Künstlerstiftungen oder Experten.

LOGISTIKMANAGEMENT

Standortverfolgung für alle Ihre Arbeiten.

Maßgeschneiderte Verpackung, um sicherzustellen, dass Ihr Kunstwerk in demselben Zustand an seinem neuen Standort ankommt, in dem es ihn verlassen hat.

Mehrere Lieferoptionen für Ihre Bedürfnisse.

Klimatisierte Lagerung und Transport: sichere Lagerung vor Ort oder in externen Einrichtungen; Koordination mit vertrauenswürdigen Partnern und Kunstspediteuren.

Handhabung von weißen Handschuhen, um die Sicherheit des Kunstwerks bei jedem Schritt des Transports auf dem Luft-, Land- oder Seeweg zu gewährleisten, von der Kiste und dem Ein- und Auspacken bis hin zum Auspacken und der Installation.

Personalisierte Lösungen für den multimodalen Kunsttransport im In- und Ausland.

Konditionierung

GENEHMIGUNGEN

Dienstleistungen-jessica1
Aktualisierte Gutachten und Echtzeit-Marktaktualisierungen
  • Langjährige Partnerschaften mit Gutachtern für eine effiziente und gründliche Dokumentation.
  • Zugang zu Marktforschungsinstrumenten für die Bewertung, einschließlich Marktpreisindexgrafiken und Auktionsvergleichen.
  • Vollständige Dokumentation der Kunstwerksinformationen, einschließlich Herkunft, Ausstellungsgeschichte und Literaturhinweise.
 
Versicherungsberatung

Versicherungsnachweise und Gutachten für Versicherungszwecke

FINANZIELL

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Sammelziele und potenziellen Investitionsmöglichkeiten zu bewerten und Ihnen Kunstwerke auf der Grundlage der voraussichtlichen Rendite und Ihres persönlichen Geschmacks zu präsentieren.

  • Mit jahrzehntelanger Erfahrung nutzen unsere Kunstsachverständigen und unser Forschungsteam Instrumente des Kunstmarktes, die Verkaufsgeschichte, Kunstindizes und vieles mehr, um unsere Kunden über finanzielle Möglichkeiten zu informieren.
  • Der Gründer und Inhaber Jim Carona war jahrzehntelang im Finanzwesen tätig und nutzte diese Erfahrung, als er und Heather Sacre 1996 die Galerie eröffneten. Jim Carona nutzt weiterhin sein Fachwissen über den Kunstmarkt und den Finanzsektor, um seinen Kunden zu helfen, investitionsorientierte Entscheidungen zu treffen. 
  • Heather James Fine Art ist seit über 25 Jahren im Geschäft und hat Galerien oder Beratungsbüros in New York, London, Basel, Los Angeles, San Francisco, Jackson Hole, Palm Desert, Montecito, Newport Beach und Palm Beach. Da wir uns mit bedeutenden Kunstwerken aus einem breiten Querschnitt von Genres und Zeitabschnitten befasst haben, konnten wir Werke an einige der weltbesten Sammler vermitteln. Es ist uns ein Vergnügen, unseren Kunden dabei zu helfen, sich auf dem Kunstmarkt zurechtzufinden und das Investitionspotenzial von Kunst als Vermögenswert zu nutzen.


Heather James Fine Art ist kein eingetragener Anlage-, Rechts- oder Steuerberater. Alle von Heather James Fine Art geäußerten Anlage- und Finanzmeinungen sind Meinungen, die auf persönlichen Recherchen beruhen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder eine Garantie für künftige Erträge, noch ist sie notwendigerweise ein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN

Dienstleistungen-Kombinationsbild
Framing

Re-Framing, Re-Glazing und Beratung zu Beleuchtung und Display.

Konservierung und Restaurierung

Erleichterung der Konservierungs- und Restaurierungsbehandlungen von Anfang bis Ende durch Kommunikation mit Restauratoren, Behandlungsvorschläge, sicheren Transport und Behandlungsdokumentation.

Kreditvergabe für Käufe und Liquidität

Unterstützung bei der Gewährung von Darlehen für den Erwerb oder gegen bestehende eigene Kunst.

Heiminszenierung

Beratungsbesuche, Auswahl der Kunstwerke für Schlüsselwände und -räume und Installation.

Austausch und Installation von Kunstwerken, die während der Ausstellung verkauft werden können, da alle für die Inszenierung vorgesehenen Werke aktiv bleiben.

Verhandlungen mit dem Hauskäufer, der auch den Kauf der ausgestellten Kunstwerke anstrebt.

 

KONTAKT

Kontakt

STANDORTE

172 Center Street, Suite 101
P.O. Box 3580
Jackson Hole, WY 83001
(307) 200-6090
Öffnungszeiten: Nach Vereinbarung

KONSULTANZEN

FEATURED ART

Cottonwood Tree (Near Abiquiu), New Mexico (1943) by celebrated American artist Georgia O’Keeffe is exemplary of the airier, more naturalistic style that the desert inspired in her. O’Keeffe had great affinity for the distinctive beauty of the Southwest, and made her home there among the spindly trees, dramatic vistas, and bleached animal skulls that she so frequently painted. O’Keeffe took up residence at Ghost Ranch, a dude ranch twelve miles outside of the village of Abiquiú in northern New Mexico and painted this cottonwood tree around there. The softer style befitting this subject is a departure from her bold architectural landscapes and jewel-toned flowers.<br><br>The cottonwood tree is abstracted into soft patches of verdant greens through which more delineated branches are seen, spiraling in space against pockets of blue sky. The modeling of the trunk and delicate energy in the leaves carry forward past experimentations with the regional trees of the Northeast that had captivated O’Keeffe years earlier: maples, chestnuts, cedars, and poplars, among others. Two dramatic canvases from 1924, Autumn Trees, The Maple and The Chestnut Grey, are early instances of lyrical and resolute centrality, respectively. As seen in these early tree paintings, O’Keeffe exaggerated the sensibility of her subject with color and form.<br><br>In her 1974 book, O’Keeffe explained: “The meaning of a word— to me— is not as exact as the meaning of a color. Color and shapes make a more definite statement than words.” Her exacting, expressive color intrigued. The Precisionist painter Charles Demuth described how, in O’Keeffe’s work, “each color almost regains the fun it must have felt within itself on forming the first rainbow” (As quoted in C. Eldridge, Georgia O’Keeffe, New York, 1991, p. 33). As well, congruities between forms knit together her oeuvre. Subjects like hills and petals undulate alike, while antlers, trees, and tributaries correspond in their branching morphology.<br><br>The sinewy contours and gradated hues characteristic of O’Keeffe find an incredible range across decades of her tree paintings. In New Mexico, O’Keeffe returned to the cottonwood motif many times, and the seasonality of this desert tree inspired many forms. The vernal thrill of new growth was channeled into spiraling compositions like Spring Tree No.1 (1945). Then, cottonwood trees turned a vivid autumnal yellow provided a breathtaking compliment to the blue backdrop of Mount Pedernal. The ossified curves of Dead Cottonweed Tree (1943) contain dramatic pools of light and dark, providing a foil to the warm, breathing quality of this painting, Cottonwood Tree (Near Abiquiu). The aural quality of this feathered cottonwood compels a feeling guided by O’Keeffe’s use of form of color.

GEORGIA O'KEEFFE

DIEGO RIVERA - Porträt von Enriqueta G. Dávila - Öl auf Leinwand - 79 1/8 x 48 3/8 in.

DIEGO RIVERA

WILLEM DE KOONING - Frau in einem Ruderboot - Öl auf Papier auf Masonit gelegt - 47 1/2 x 36 1/4 in.

WILLEM DE KOONING

Having unwittingly inserted himself into the Pop Art conversation with his Great American Nude series, Tom Wesselmann spent the rest of his career explaining that his motivation was not to focus excessively on a subject matter or to generate social commentary but instead, to give form to what titillated him most as beautiful and exciting. His disembodied Mouth series of 1965 established that an image did not have to rely on extraneous elements to communicate meaning. But it was his follow-up performances with the Smoker series and its seductive, fetish allure that raised his standing among true sybarites everywhere. Apart from perceiving smoking as cool and chic, a painting such as Smoker #21 is the consummate celebration of Wesselmann’s abilities as a painter. Enticed by the undulating smoke, Wesselmann took great pains to accurately depict its sinuous movements and observe the momentary pauses that heightened his appreciation of its sensual nature. Like all of Wesselmann’s prodigious scaled artworks, Smoker #21 has the commanding presence of an altarpiece. It was produced during long hours in his impressive Manhattan studio in Cooper Square, and the result is one of sultry dynamism — evocative, sensual, alluring, sleek, luscious, and perhaps, even sinister — a painting that flaunts his graphic supremacy and potent realism varnished with his patented sex appeal flair.<br><br>Tom Wesselmann expanded upon the success of his Great American Nudes by focusing on singular features of his subjects and began painting his Mouth series in 1965. In 1967, Wesselmann’s friend Peggy Sarno paused for a cigarette while modeling for Wesselmann’s Mouth series, inspiring his Smoker paintings. The whisps of smoke were challenging to paint and required Wesselmann to utilize photographs as source material to capture the smoke’s ephemeral nature properly. The images here show Wesselmann photographing his friend, the screenwriter Danièle Thompson, as she posed for some of Wesselmann’s source images.

TOM WESSELMANN

When forty rural Sacramento Delta landscapes by Wayne Thiebaud were unveiled at a San Francisco gallery opening in November 1997, attendees were amazed by paintings they never anticipated. This new frontier betrayed neither Thiebaud’s mastery of confectionary-shop colors nor his impeccable eye for formal relationships. Rather, his admirers were shocked to learn that all but seven of these forty interpretations had been completed in just two years. As his son Paul recalled, “the refinements of my father’s artistic process were ever changing in a chameleon-like frenzy.” The new direction had proved an exhilarating experience, each painting an affirmation of Wayne Thiebaud’s impassioned response to the fields and levees of the local environment he dearly loved. <br><br>Viewed from the perspective of a bird or a plane, The Riverhouse is an agrarian tapestry conceived with a kaleidoscopic range of shapes and simple forms; fields striped with furrows or striated fans, deliriously colored parallelograms and trapezoids, an orchard garnished pizza-shaped wedge, and a boldly limned river, the lifeline of a thirsty California central valley largely dependent upon transported water.<br><br>The Riverhouse is a painting that ‘moves’ between seamlessly shifting planes of aerial mapping that recalls Richard Diebenkorn’s stroke of insight when he took his first commercial flight the spring of 1951, and those partitions engaging a more standard vanishing point perspective. Thiebaud explained his process as “orchestrating with as much variety and tempo as I can.” Brightly lit with a fauve-like intensity, The Riverhouse is a heady concoction of vibrant pigment and rich impasto; one that recalls his indebtedness to Pierre Bonnard whose color Thiebaud referred to as “a bucket full of hot coals and ice cubes.” Among his many other influences, the insertion of objects — often tiny — that defy a rational sense of scale that reflects his interest in Chinese landscape painting.<br><br>As always, his mastery as a painter recalls his titular pies and cakes with their bewitching rainbow-like halos and side-by-side colors of equal intensity but differing in hues to create the vibratory effect of an aura, what Thiebaud explained “denotes an attempt to develop as much energy and light and visual power as you can.” Thiebaud’s Sacramento Delta landscapes are an integral and important part of his oeuvre. Paintings such as The Riverhouse rival the best abstract art of the twentieth century. His good friend, Willem de Kooning thought so, too.

WAYNE THIEBAUD

ALFRED SISLEY - L'Église de Moret, le Soir - Öl auf Leinwand - 31 1/4 x 39 1/2 Zoll.

ALFRED SISLEY

EMIL NOLDE - Sonnenblumen, Abend II - Öl auf Leinwand - 26 1/2 x 35 3/8 Zoll.

EMIL NOLDE

ALEXANDER CALDER - Das Kreuz - Öl auf Leinwand - 28 3/4 x 36 1/4 Zoll.

ALEXANDER KALANDER

In den frühen 1870er Jahren malte Winslow Homer häufig Szenen des Landlebens in der Nähe eines kleinen Bauerndorfes, das seit Generationen für seine bemerkenswerten Weizenbestände bekannt ist und zwischen dem Hudson River und den Catskills im Bundesstaat New York liegt. Heute ist Hurley weitaus bekannter als Inspiration für eines von Homers größten Werken, Snap the Whip, das im Sommer 1872 entstand. Unter den vielen anderen Gemälden, die von der Region inspiriert wurden, ist Girl Standing in the Wheatfield reich an Gefühlen, aber nicht übermäßig sentimental. Es steht in direktem Zusammenhang mit einer 1866 in Frankreich gemalten Studie mit dem Titel In the Wheatfields und einem weiteren Gemälde, das er im Jahr darauf nach seiner Rückkehr nach Amerika malte. Aber auf dieses Bild wäre Homer zweifellos am stolzesten gewesen. Es ist ein Porträt, eine Kostümstudie, ein Genrebild in der großen Tradition der europäischen Pastoralmalerei und eine dramatisch beleuchtete, stimmungsvolle Tour de Force, durchdrungen vom schnell schwindenden Licht der Abenddämmerung, aufgelockert durch zarte, blumige Noten und einen Hauch von Weizenähren. Im Jahr 1874 schickte Homer vier Gemälde zur Ausstellung der National Academy of Design. Eines trug den Titel "Mädchen". Könnte es sich nicht um dieses Gemälde handeln?

WINSLOW HOMER

FRIDA KAHLO - Hammer und Sichel (und ungeborenes Baby) - Trockengips und Mischtechnik - 16 1/4 x 13 x 6 Zoll.

FRIDA KAHLO

N.C. WYETH - Sommer. "Hush" - Öl auf Leinwand - 33 3/4 x 30 1/4 in.

N.C. WYETH

SEAN SCULLY - Grey Red - Öl auf Aluminium - 85 x 75 in.

SEAN SCULLY

Die Welt von Marc Chagall lässt sich nicht eindämmen oder begrenzen durch die Etiketten, die wir ihr anheften. Es ist eine Welt der Bilder und Bedeutungen, die ihren eigenen, herrlich mystischen Diskurs bilden. Les Mariés sous le baldaquin (Die Braut und der Bräutigam unter dem Baldachin) entstand zu Beginn des 90. Lebensjahres des Künstlers, eines Mannes, der Tragödien und Kämpfe erlebt hatte, der aber nie die Momente der Freude im Leben vergaß. Hier werden uns die träumerischen Freuden einer russischen Dorfhochzeit mit ihren Arrangements aus altgedienten Teilnehmern mit so viel fröhlichem Witz und heiterer Unschuld vor Augen geführt, dass man sich ihrem Charme nicht entziehen kann. Durch die Verwendung einer goldfarbenen Emulsion, die eine Kombination aus Öl und opaker Gouache auf Wasserbasis darstellt, wird die Wärme, das Glück und der Optimismus von Chagalls üblichem Positivismus in einen leuchtenden Glanz gehüllt, der an den Einfluss von religiösen Ikonen mit Blattgold oder an die Malerei der Frührenaissance erinnert, die den Eindruck von göttlichem Licht oder spiritueller Erleuchtung vermitteln wollte. Die Kombination von Öl und Gouache kann eine Herausforderung sein. Aber hier, in Les Mariés sous le baldaquin, setzt Chagall sie ein, um der Szene eine jenseitige Qualität zu verleihen, fast so, als ob sie sich vor seinem geistigen Auge materialisiert hätte. Die zarte Textur erweckt den Eindruck, dass das Licht vom Werk selbst ausgeht, und verleiht den im Himmel schwebenden Figuren eine gespenstische Qualität.

MARC CHAGALL

ANISH KAPOOR - Halo - Edelstahl - 120 x 120 x 27 Zoll.

ANISH KAPOOR

TOM WESSELMANN - Schlafzimmerbrünette mit Schwertlilien - Öl auf ausgeschnittenem Aluminium - 105 3/4 x 164 5/8 Zoll.

TOM WESSELMANN

MARSDEN HARTLEY - Bach Präludien und Fugen Nr. 1 (Musikalisches Thema) - Öl auf Leinwand auf Karton aufgezogen - 28 1/2 x 21 in.

MARSDEN HARTLEY

Pablo Picasso was not only the greatest painter and most innovative sculptor of the twentieth century, but he was also its foremost printmaker. He produced a staggering number of prints in every conceivable medium. Yet Picasso’s crowning printmaking achievement may be the linocut, a relief print of such a low technical barrier that it is accessible to almost anyone. If you have ever made a block print and experienced the carving and removing of portions so that a succession of colors can be preserved on the resulting print, it is a thrill to feel in your hand how Picasso created the image.<br><br>Buste de Femme au Chapeau was created in 1962 when Picasso was eighty years of age. Boldly designed and simply conceived, it remains today as a testament to his ever-restless nature and genius for expanding his repertoire. Printed in five vibrant opaque colors – yellow, blue, green, red – and black assembled on the strength of his unmatched graphic skill, it is a portrait inspired by his wife Jacqueline Roque. The assertive layering of color carries a visual impact similar to his paintings in oil. Considered by many collectors as his most important linocut, it was printed and published in an edition of 50. The colors of this particular print — an artist’s proof — are exceptionally fresh and strong.

PABLO PICASSO

Théo van Rysselberghes Portrait de Sylvie Lacombe aus dem Jahr 1906 ist ein klassisches Meisterwerk eines der raffiniertesten und konsequentesten Porträtmaler seiner Zeit. Die Farben sind harmonisch, der Pinselstrich kraftvoll und auf seine Aufgabe zugeschnitten, Körper und Antlitz wahrhaftig und freizügig. Bei der Dargestellten handelt es sich um die Tochter seines guten Freundes, des Malers Georges Lacombe, der eng mit Gauguin befreundet war und mit den Künstlern Bonnard, Denis, Vuillard u. a. zu den Nabis gehörte. Wir wissen jetzt über Sylvie Lacombe Bescheid, weil Van Rysselberghe so geschickt darin ist, subtile Gesichtsausdrücke wiederzugeben und durch sorgfältige Beobachtung und Liebe zum Detail Einblicke in ihre innere Welt zu geben. Er wählte einen direkten Blick, ihre Augen auf die des Betrachters, eine unausweichliche Verbindung zwischen Subjekt und Betrachter, unabhängig von unserer physischen Beziehung zum Bild. Van Rysselberghe hatte die pointillistische Technik weitgehend aufgegeben, als er dieses Porträt malte. Er wandte jedoch weiterhin die Richtlinien der Farbtheorie an, indem er Rottöne - Rosatöne und Mauvetöne - gegen Grüntöne einsetzte, um eine harmonisch abgestimmte Palette von Komplementärfarben zu schaffen, denen er einen starken Akzent hinzufügte, um den Blick auf sich zu ziehen - eine intensiv gesättigte, rote Schleife, die asymmetrisch an der Seite ihres Kopfes angebracht ist.

THÉO VAN RYSSELBERGHE

Initially used as a frontispiece illustration for the 1914 novel, “The Witch,” by Mary Johnston, Wyeth’s painting presents a poignant scene of friendship and understanding between a grieving, independent woman and a generous, misunderstood doctor. Although the two hardly know each other, they have a shared understanding of and reverence for what is good. While the rest of the town searches for the devil in all things, these two choose kindness and light. Here, they take a moment to appreciate the lives they have led and the good they have done. Wyeth’s illustration depicts hope and expectation of good despite the perils and sorrows of human life.<br><br>In addition to illustrating more than 100 books, including adventure classics like Treasure Island, Kidnapped, Robinson Crusoe, and The Last of the Mohicans, Wyeth was also a highly regarded muralist, receiving numerous commissions for prestigious corporate and government buildings throughout the United States. Wyeth’s style, honed by early work at the Saturday Evening Post and Scribner’s, demonstrates his keen awareness of the revealing gesture, allowing readers to instantly grasp the essence of a scene.

N.C. WYETH

Es ist nicht schwer zu begreifen, wie Robert Indiana mit seiner brillanten zweireihigen Anordnung von vier Buchstaben in den 1960er Jahren eine Bewegung beflügeln konnte. Es entstand aus einer tief empfundenen Auseinandersetzung mit der Religion und mit seinem Freund und Mentor Ellsworth Kelly, dessen kantiger Stil und sinnliche, unakzentuierte Farben einen bleibenden Eindruck hinterließen. Aber wie Indiana sagte, war es ein Moment des Kismet, der einfach passierte, als "LOVE mich biss" und das Design scharf und konzentriert zu ihm kam. Indiana testete den Entwurf natürlich auf Herz und Nieren, und dann begann das Logo überall zu sprießen. Die Botschaft, die am besten in Form einer Skulptur vermittelt wird, steht in Städten auf der ganzen Welt und wurde in mehrere Sprachen übersetzt, nicht zuletzt in die italienische Version "Amor" mit dem zufälligen, ebenfalls nach rechts geneigten "O". Doch anstatt vom Fuß des "L" getreten zu werden, verleiht diese Version dem "A" darüber einen schön inszenierten Wipp-Effekt. So entsteht ein neuer, aber nicht weniger tiefgründiger Eindruck von der Liebe und ihrer emotionalen Ausstrahlung.  In jedem Fall verleiht das gekippte "O" von Love einem ansonsten stabilen Entwurf Instabilität, eine tiefgreifende Projektion von Indianas impliziter Kritik an "der oft hohlen Sentimentalität, die mit dem Wort verbunden ist und metaphorisch eher unerwiderte Sehnsucht und Enttäuschung als zuckersüße Zuneigung suggeriert" (Robert Indiana's Best: A Mini Retrospective, New York Times, 24. Mai 2018). Wiederholungen haben natürlich die unangenehme Angewohnheit, unsere Wertschätzung für die Genialität der Einfachheit und des bahnbrechenden Designs zu dämpfen. In seinem späten Leben beklagte Indiana, dass "es eine wunderbare Idee, aber auch ein schrecklicher Fehler war. Sie wurde zu populär. Und es gibt Leute, die keine Popularität mögen. Aber wir, die Bewohner einer Welt, die von Zwietracht und Aufruhr geprägt ist, danken Ihnen. "Love" und seine vielen Versionen erinnern uns daran, dass wir zur Liebe fähig sind, und das ist unsere beste, immerwährende Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

ROBERT INDIANA

ADOLPH GOTTLIEB - Azimut - Öl auf Leinwand - 95 3/4 x 144 1/4 in.

ADOLPH GOTTLIEB

FRANK STELLA - Die Muskete - Mischtechnik auf Aluminium - 74 1/2 x 77 1/2 x 33 Zoll.

FRANK STELLA

SALOMON VAN RUYSDAEL - Eine Dünenlandschaft mit rastenden Figuren und einem Paar zu Pferd, dahinter ein Blick auf die Kathedrale von Nimwegen - Öl auf Leinwand - 26 1/2 x 41 1/2 Zoll.

SALOMON VAN RUYSDAEL

JAN JOSEPHSZOON VAN GOYEN - Flusslandschaft mit einer Windmühle und einer Kapelle - Öl auf Platte - 22 1/2 x 31 3/4 Zoll.

JAN JOSEPHSZOON VAN GOYEN

JOAN MIRO - L'Oiseau - Bronze und Ziegelstein - 23 7/8 x 20 x 16 1/8 in.

JOAN MIRO