MENU
Heather James (en)
RECHERCHER



  • Accueil
  • environ
    • Désert de palmier
    • Jackson Hole (jackson Hole)
    • New York (États-Unis)
    • Londres
    • Los Angeles
    • Montecito
    • Consultants
    • Prestations de services
  • Salle de visionnage
  • Artistes
    • Artistes
    • Catégories
  • original
  • Expositions
  • Publications
    • Visites de la galerie
    • Visites d'expositions
    • Vidéos
    • Catalogues
  • Apprendre
    • L'art comme investissement
    • appuyer sur
    • nouvelles
    • L'éducation
  • vendre
  • Nouveaux arrivages
  • Contact
  • Avis
  • Accueil
  • environ
    • Désert de palmier
    • Jackson Hole (jackson Hole)
    • New York (États-Unis)
    • Londres
    • Los Angeles
    • Montecito
    • Consultants
    • Prestations de services
  • Salle de visionnage
  • Artistes
    • Artistes
    • Catégories
  • original
  • Expositions
  • Publications
    • Visites de la galerie
    • Visites d'expositions
    • Vidéos
    • Catalogues
  • Apprendre
    • L'art comme investissement
    • appuyer sur
    • nouvelles
    • L'éducation
  • vendre
  • Nouveaux arrivages
  • Contact
  • Avis
Retour à Artistes
<div><font face="Times New Roman" size=3 color=black>Andy Warhol’s “<em>Ryuichi Sakamoto”</em> from 1983, a vibrant 40 by 40 inch canvas, captures the Japanese composer and electronic-music pioneer in the artist’s signature Pop-Art idiom, transforming a celebrity photograph into a study of color, repetition, and glamour. </font></div><br><br><div><font face="Times New Roman" size=3 color=black>The composition highlights Sakamoto’s stylized face, rendered with precise silkscreen outlines. His dark, textured hair is set against a peach panel, intersected by a white triangular section. Warhol enhanced the silkscreen process with hand-drawn touches that heighten Sakamoto’s facial features. Blending mechanical and manual techniques gives the portrait both the polish of a silkscreen print and the tactility of a painting.</font></div><br><br><div><font face="Times New Roman" size=3 color=black>By the 1980s, Ryuichi Sakamoto was celebrated worldwide as co-founder of Yellow Magic Orchestra and for his pioneering solo work in electronic, orchestral, and film-score composition. By choosing one of the few non-Western, male subjects in Warhol’s roster, he acknowledged Sakamoto’s global influence and beauty, making this portrait especially rare in the artist’s oeuvre. Part of a broader series of celebrity portraits alongside icons like Mick Jagger, Debbie Harry, and Prince, “<em>Ryuichi Sakamoto”</em> exemplifies Warhol’s fascination with fame as commodity, screen-printing public personas to interrogate the intersection of art, commerce, and media.</font></div><br><br><div><font face="Times New Roman" size=3 color=black>A lithographic version of this painting is held by the Tate London and the National Galleries of Scotland, affirming its cultural significance.</font></div><br><br><div><font face="Times New Roman" size=3 color=black>This work stands as both a vibrant homage to one of music’s most innovative figures and a testament to Warhol’s enduring exploration of image-making. Its bold palette and iconic subject continue to resonate in contemporary collections seeking a nexus of music history, Pop-Art heritage, and cross-cultural dialogue.</font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Ryuichi Sakamoto
1983
39 3/4 x 39 3/4 x 1 1/2 po.
acrylique et sérigraphie sur toile
345,000

<div><font face=Lato size=3>Andy Warhol’s <em>Grace Kelly</em> (1984) is a dazzling screenprint that immortalizes one of Hollywood’s most iconic stars, who later became Princess of Monaco. This impression, one of 30 artist’s proofs aside from the regular edition of 225, depicts Kelly with radiant canary yellow hair set against a turquoise ground. Her face, rendered through Warhol’s crisp silkscreened contours, is at once immediately recognizable and transformed into a bold graphic emblem. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>The image is based on a film still from<em> Fourteen Hours</em> (1951), Kelly’s screen debut, which Warhol reimagines through his signature Pop sensibility. By isolating and intensifying her features with vibrant color contrasts, he heightens both the glamour of the actress and the constructed nature of celebrity imagery. The turquoise background vibrates against Kelly’s luminous hair, underscoring Warhol’s mastery of color as a tool of both allure and abstraction. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>Created during a period when Warhol was revisiting the great icons of his earlier career, <em>Grace Kelly</em> encapsulates his fascination with beauty, fame, and cultural mythmaking. The work distills Kelly’s presence into a timeless symbol—simultaneously a celebration of her cinematic allure and a meditation on the transformation of star into legend. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Grace Kelly
1984
40 x 32 po.
sérigraphie couleur
250,000

<div><font face=Lato size=3>Andy Warhol’s "Marilyn #30" (1967) is part of the artist’s landmark Marilyn portfolio, one of his most celebrated and sought-after series. From an edition of 250 (this work numbered 138/250, with 26 artist’s proofs), the portfolio is represented in major institutions including the Museum of Modern Art, New York. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>Based on a publicity still from the 1953 film Niagara, Warhol’s Marilyns epitomize his fascination with celebrity, mass media, and the power of the reproduced image. Each print in the series was created with five screens—one carrying the photographic likeness and four for areas of color—deliberately layered with bold hues that are at times slightly off-register. This misalignment heightens the tension between glamour and artifice, echoing the fragile brilliance of Marilyn Monroe’s own persona. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>As one of Warhol’s defining bodies of work, the "Marilyn" prints remain icons of Pop Art, merging Hollywood stardom with silkscreen’s mechanical repetition to create a timeless meditation on fame, desire, and image. </font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Marilyn n° 30
1967
36 x 36 po.
sérigraphie couleur
225,000

Andy Warhol est synonyme de l'art américain de la seconde moitié du XXe siècle. Il est connu pour ses portraits iconiques et ses produits de consommation, mêlant culture populaire et beaux-arts, redéfinissant ainsi ce que l'art pouvait être et la manière dont nous l'abordons. Si de nombreuses œuvres de Warhol ne représentent pas des personnes célèbres, ses représentations d'objets inanimés élèvent ses sujets à un niveau de célébrité. Warhol a représenté des chaussures pour la première fois au début de sa carrière, alors qu'il travaillait comme illustrateur de mode. Il est revenu à ce thème dans les années 1980, combinant sa fascination pour le consumérisme et le glamour. Dans son désir constant de fusionner la haute et la basse culture, Warhol a choisi de mettre en avant un objet aussi omniprésent que les chaussures. Le sujet peut dénoter la pauvreté ou la richesse, la fonction ou la mode. Warhol donne un aspect glamour à la pile de chaussures, en les recouvrant d'une patine de poussière de diamant brillante, brouillant encore plus le sens entre besoin utilitaire et pièce de style.
ANDY WARHOL (EN)
Chaussures Diamond Dust (noir et blanc)
1980
40 x 59 1/2 in.
sérigraphie avec poussière de diamant
200,000

ANDY WARHOL - Voiture Ford - graphite sur papier - 11 1/2 x 15 3/4 in.
ANDY WARHOL (EN)
Voiture Ford
1983
11 1/2 x 15 3/4 in.
graphite sur papier
125,000

La série des boîtes de soupe Campbell d'Andy Warhol marque un tournant dans sa carrière et dans le mouvement du Pop Art. Cette série, composée de 32 toiles représentant chacune une saveur différente, a révolutionné le monde de l'art en élevant des produits de consommation courante au rang d'œuvres d'art. La sérigraphie Pepper Pot de 1968 utilise son style caractéristique de couleurs vives et plates et d'images répétées, caractéristiques de la production de masse et de la culture de consommation. La sérigraphie, une technique commerciale, correspond à l'intérêt de Warhol de brouiller les lignes entre le grand art et l'art commercial, en remettant en question les valeurs et les perceptions artistiques.
VEDETTES
ANDY WARHOL (EN)
Pot de poivre de Campbell's Soup
1968
35 x 23 po.
sérigraphie en couleurs
100,000

<div><font face=Lato size=3>Andy Warhol’s<em> Campbell’s Soup I: Vegetable Soup </em>(1968) is part of his first screenprint portfolio dedicated to the iconic soup cans, produced in an edition of 250 with additional artist’s proofs. This impression, numbered 198/250, translates one of Warhol’s most famous painted subjects into the medium that would define his career.</font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>The speed with which the art world embraced Warhol was remarkable: in July 1962, his thirty-two<em> Campbell’s Soup Cans</em> paintings debuted at the Ferus Gallery in Los Angeles, quickly cementing his reputation. Those early canvases, among his last hand-painted works, appeared almost mechanically produced, but Warhol soon abandoned the brush in favor of silkscreen, a commercial process that allowed for both endless repetition and striking variations of his chosen subjects.</font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3><em>Vegetable Soup</em> was one of the original thirty-two varieties and remains a pop culture phenomenon, continually reappearing on everything from plates and mugs to t-shirts, neckties, and even surfboards. Warhol’s transformation of an everyday supermarket staple into an enduring icon underscores his genius for elevating the ordinary into the realm of high art. With its crisp outlines and industrial precision, <em>Vegetable Soup </em>embodies the artist’s most radical contribution: the merging of consumer culture with fine art.</font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Campbell's Soup I : Soupe aux légumes
1968
35 x 23 po.
sérigraphie sur papier
100,000

<div><font face=Lato size=3>Andy Warhol’s <em>Campbell’s Soup I: Vegetable Soup</em> (1968) is part of his first screenprint portfolio dedicated to the iconic soup cans, produced in an edition of 250 with additional artist’s proofs. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>The speed with which the art world embraced Warhol was remarkable: in July 1962, his thirty-two <em>Campbell’s Soup Cans</em> paintings debuted at the Ferus Gallery in Los Angeles, quickly cementing his reputation. Those early canvases, among his last hand-painted works, appeared almost mechanically produced, but Warhol soon abandoned the brush in favor of silkscreen, a commercial process that allowed for both endless repetition and striking variations of his chosen subjects. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3><em>Vegetable Soup</em> was one of the original thirty-two varieties and remains a pop culture phenomenon, continually reappearing on everything from plates and mugs to t-shirts, neckties, and even surfboards. Warhol’s transformation of an everyday supermarket staple into an enduring icon underscores his genius for elevating the ordinary into the realm of high art. With its crisp outlines and industrial precision, <em>Vegetable Soup</em> embodies the artist’s most radical contribution: the merging of consumer culture with fine art. </font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Légumes à base de bouillon de bœuf
1968
35 x 23 po.
Screenprint
85,000

<div><font face=Lato size=3>Andy Warhol’s <em>Mao</em> (1972) is one of the artist’s most iconic and provocative screenprints, reflecting his fascination with the intersection of political power and celebrity culture. This impression, numbered 244/250, comes from the regular edition of 250, in addition to 50 artist’s proofs. Warhol based the image on the widely circulated official portrait of Chairman Mao Zedong, a figure whose likeness was omnipresent in China during the Cultural Revolution. By reimagining the image through his vivid Pop palette, Warhol transformed a symbol of political authority into a mass-produced cultural icon. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>In this version, Mao’s face is rendered in a striking deep blue, offset by a green shirt and set against a turquoise background. The bold chromatic choices infuse the portrait with both drama and irony, destabilizing the original propagandistic authority of the image. Warhol further heightens this tension by juxtaposing flat, mechanical silkscreen layers with painterly flourishes, blurring the line between mass production and individual expression. </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3> </font></div><br><br><div><font face=Lato size=3>The <em>Mao </em>series marked a new chapter in Warhol’s career in the 1970s, shifting from Hollywood stars to figures of global influence. Today, these works are regarded as essential statements on the nature of power, fame, and the pervasive reach of the image in contemporary culture. </font></div>
ANDY WARHOL (EN)
Mao #99
1972
36 x 36 po.
sérigraphie couleur
80,000

ANDY WARHOL - Northwest Coast Mask - sérigraphie en couleurs sur panneau Lenox Museum - 38 x 38 in.
ANDY WARHOL (EN)
Masque de la côte nord-ouest
1986
38 x 38 in.
sérigraphie en couleurs sur panneau Lenox Museum
60,000

La "chaise électrique" de Warhol est sans aucun doute la plus macabre des quelque 70 peintures et gravures de la série Death and Disaster, mais ses couleurs éclatantes apportent un contraste saisissant et apaisant au sujet traité. L'ironie est que la répétition et la pureté mécanisée des sérigraphies qui ont élevé les boîtes de soupe Campbell au rang de beaux-arts servent ici un objectif différent. Elles agissent comme des agents de désensibilisation qui, par degrés, créent une séparation émotionnelle avec l'horrible, le macabre, la mort et la mortalité. Comme pour mieux affirmer ses intentions, Warhol a réduit la pièce caverneuse des précédentes itérations à un plan peu profond, donnant une vue plus concentrée de la chaise elle-même, dont la morbidité est atténuée par des blocs de jaune, de rose, de bleu et d'orange.
ANDY WARHOL (EN)
Chaise électrique
1971
35 3/8 x 47 3/4 in.
sérigraphie en couleurs sur papier tissé
50,000

ANDY WARHOL - The Shadow (from Myths) - sérigraphie couleur avec poussière de diamant sur papier - 37 1/2 x 37 1/2 in.
ANDY WARHOL (EN)
L'ombre (de Mythes)
1981
37 1/2 x 37 1/2 in.
sérigraphie couleur avec poussière de diamant sur papier
48,000

demander
Rejoindre la liste Du formulaire court

RACCORDER

Retour en haut de la page
© Copyright 2025 Heather James. Tous droits réservés.
  • Politique de confidentialité
  • Conditions générales

Merci de nous avoir contactés !

Vous souhaitez personnaliser vos préférences en matière d'art ?

Aller à Préférences de communication

L'éducation

L'éducation est de la plus haute importance chez Heather James Art Advisory. Que vous soyez un collectionneur chevronné ou débutant, nous visons à évoluer avec nos clients et nous croyons fermement à la fourniture d'informations et de conseils pour aider nos clients à apprendre et à cultiver leurs intérêts en matière d'art.

Curation

Heather James Art Advisory met à profit des décennies d'expérience en matière de conservation, grâce aux conseils de notre équipe de conservateurs principaux qui ont organisé des expositions dans le monde entier, dans des musées, des galeries et des résidences privées. En associant des éléments esthétiques et historiques de l'art, nous aiderons votre collection et votre maison à refléter vos intérêts artistiques.

Logistique

HJ Art Advisory fournit une logistique complète lors de la manipulation, du transport et de la supervision des œuvres d'art de nos clients. Notre surveillance porte sur tous les aspects de l'entretien de l'œuvre d'art. Nous supervisons chaque étape du processus de transport, d'installation et de stockage des œuvres d'art. Nous conseillons et facilitons la conception de l'encadrement, l'éclairage, les exigences en matière de sécurité, la conservation et l'évaluation de l'état des œuvres.

Documentation
  • Lors de l'achat d'œuvres d'art, HJ Art Advisory recherche la provenance de l'œuvre et demande au vendeur de lui fournir des déclarations et des garanties selon lesquelles le vendeur détient un titre de propriété valable et que l'objet est libre de tout privilège, de toute réclamation et de toute charge.
  • HJ Art Advisory demandera une indemnisation pour le remboursement intégral de l'œuvre d'art en cas de violation de la garantie (éventuellement inclure cette ligne ???).
  • Ventes privées et processus d'enchères : Les informations essentielles à saisir sont les suivantes : Artiste, titre de l'œuvre, date, support, dimensions, prix, image, entité de l'offre, provenance, certificats, facture (si possible), rapport d'état, privilèges, litiges, titre de propriété.
Prêts aux musées

Heather James a eu l'honneur de faciliter les prêts aux plus grands musées du monde, notamment le MoMA, le Centre Pompidou et bien d'autres encore. HJ Art Advisory s'occupe de toutes les formalités administratives et logistiques nécessaires pour nos collectionneurs qui décident de prêter une œuvre d'art à une exposition muséale.

Ventes et acquisitions

HJ Art Advisory se concentre sur la recherche d'œuvres d'art pour des acquisitions potentielles à partir de ventes privées, de maisons de vente aux enchères et de commandes d'artistes. HJ Art Advisory surveille en permanence le marché privé et public à la recherche d'œuvres d'art importantes qui intéressent nos clients et qui enrichiront leurs collections. Nous négocions la vente ou le prix de vente au nom d'un collectionneur afin d'obtenir la meilleure transaction possible pour nos clients.

Finances
  • HJ Art Advisory assiste ses clients dans le cadre de prêts garantis par des actifs, de l'achat d'œuvres d'art pour des trusts et de la planification successorale. Nous offrons notre expertise sur le marché de l'art afin de positionner au mieux nos clients lorsqu'ils prennent des décisions pour leur collection. Nous travaillons avec les successions, les équipes juridiques et les conseillers financiers pour soutenir au mieux nos clients et leurs objectifs.
  • Heather James Fine Art n'est pas un conseiller agréé en matière d'investissement, de droit ou de fiscalité. Toutes les opinions financières et d'investissement exprimées par Heather James Fine Art sont des opinions basées sur des recherches personnelles. Les performances passées ne constituent pas une garantie de rendement futur et ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures.
Valeur et assurance

Le groupe HJ Art Advisory évalue les collections d'œuvres d'art en vue de leur évaluation par les assurances, de leur acquisition et de leur cession. Cela implique des recherches approfondies sur l'analyse du marché de l'art privé et public afin de déterminer la valeur.

Authentification

HJ Art Advisory applique les normes les plus strictes en matière de diligence raisonnable par le biais d'enquêtes, de recherches et de vérifications de la provenance des objets avant leur acquisition, afin de s'assurer qu'un titre de propriété clair peut être obtenu. Ces recherches comprennent, sans s'y limiter, la détermination des éléments suivants

  • Historique de la propriété de l'objet
  • Pays dans lesquels l'objet a été localisé et quand.
  • Historique de l'exposition de l'objet
  • Historique de la publication de l'objet
  • Toute revendication de propriété, si elle a été faite
  • Bases de données d'objets volés en rapport avec l'objet
  • Les circonstances dans lesquelles l'objet est offert
  • Sources de recherche pertinentes, y compris Le registre des pertes d'œuvres d'art ou d'autres bases de données.
  • Garantie et déclaration d'indemnisation du vendeur, assurant que le vendeur possède un titre de propriété valide et que l'objet est libre de tout privilège, réclamation ou charge.
  • Recherche et documentation sur l'époque nazie et la Seconde Guerre mondiale, conformément aux lignes directrices relatives à l'acquisition d'objets susceptibles d'avoir séjourné dans l'Europe occupée par les Allemands entre 1933 et 1945.
Connaissance

HJ Art Advisory travaille avec et pour le compte de clients qui développent de nouvelles collections ou qui possèdent des collections bien établies, en leur fournissant des conseils et une offre de services approfondie. Nos connaissances et notre expérience approfondies, ainsi que nos nombreuses années d'expérience dans le secteur de l'art, permettent à notre personnel hautement qualifié et expérimenté de fournir des conseils et des orientations à de multiples niveaux.

Vous voulez en savoir plus sur cette ou ces œuvres ? Envoyez-nous un message pour nous faire part de votre intérêt.

Demande de renseignements - Art Single
  • English
  • 日本語
  • 中文 (简体)
  • Deutsch
  • Español
  • עברית
  • العربية‏